קטגוריות
הגיגים על האמנות

Outsider? נאיבי? פרימיטיבי? Art Brut? אמנות?

אחת לדור, מגלים אנשי אמנות "אמן נאיבי" חדש בישראל: בשנות ה- 50, היה זה יוסל ברגנר, שגילה ברחוב צפתי את ציורי וצעצועי ה"זייגער-מאכר", הצייר שלום  מושקוביץ; בתחילת שנות ה- 70, היה זה חיים גמזו שגילה, סמוך לביתן הלנה רובינשטיין, את ז'ו'ז'ו, נהג-המונית המצייר; בשנות ה- 80 הייתה זו רות דבל, שגילתה ברחוב המלך ג'ורג' בירושלים את ציוריו של גבריאל כהן; ועתה, רותי דירקטור מגלה את מלך ברגר בבאר-שבע (או בראש-העין) ומציגה את עבודותיו במוזיאון תל אביב. משה אלנתן, מלך הפלאפל, היה חריג: הוא פתח לעצמו גלריה ברחוב הנביאים בירושלים…

אקט ה"גילוי" הוא אקט פרפורמטיבי מכונן, אקט משנה זהות ותודעה: הצגת יצירות אמנים "נאיביים" במוזיאון או בגלריה מחוללת תמורה, ומה שהיה "כמו אמנות" הופך רשמית לאמנות. אמנות טובה? תלוי בתשובה על השאלה – מהי אמנות טובה?

אין לי מנוס אלא לשמור אמונים לטיעוני הדיסרטציה שלי מתחילת שנות ה- 70 (לימים, 1975, הספר "הגדרת האמנות") ולהודות, שמה שנראה כמו ציור (כגון, בד מתוח על מסגרת ועליו סימני צורות; ולצורך העניין, גם לוח עץ ועליו דימויים פיגורטיביים דו-ממדיים עשויים מנוצות, זרעונים, אניצי קש וכו') הוא יצירת אמנות, ולו גם עלובה, ולו גם בשולי מושג האמנות. רוצה לומר, "פילוסופית", הציור ה"נאיבי" הוא אמנות, אף כי ראוי לתת את הדעת על דרגת המרכזיות של סוג הציור הזה בתחום המושג "אמנות".

ולשם כך התכנסנו.

הצהרה: טרם ראיתי את ציורי מלך ברגר בן ה- 94 במוזיאון תל אביב. במבט בצילומים הרבים של עבודותיו באתר-הבית שלו, אני רואה עבודות יפות מאד, ומשוכנעני שאחבב את יצירותיו בביקורי המתוכנן במוזיאון.

אנו נמצאים בתקופת פריחה של מה שבארה"ב מכונה "Outsider Art" (סוגה שמלבלבת בצפון-אמריקה מאז הגילוי של "סבתא מוזס" עוד בשנות ה- 30 של המאה ה- 20, ובעיקר – מאז הפופולאריות הגואה של "הציור הנאיבי" בארה"ב בשנות ה- 80. אגב, המונח "Outsider art" הומצא ב- 1972 על-ידי רוג'ר קרדינל בספר שדווקא קרא לו "Art Brut"). המגמה הלכה וגאתה, עד כי זכתה ליריד-אמנות שנתי בארה"ב ולשורה ארוכה של תערוכות, ששיאן אולי בביאנאלה בוונציה 2013, כאשר האוצר, מקסימיליאן ג'וני, בחר להתמקד בתצוגה המרכזית של "הארמון האנציקלופדי" ביוצרים עממיים-פרימיטיביים-מאגיים, כולם "חיצוניים" ((outsider לשיח-האמנות לדורותיו. בישראל מוכרת לנו גלריה "ג'ינה" התל אביבית, המתמחה ב"ציור נאיבי" בינלאומי.

"מחוץ לשיח-האמנות": הלא, זהו האפיון המרכזי המגדיר את האמן מהסוגה הנדונה, כפי שנוסחה ב- 1947 בידי אחד מאבות אמני הסוגה הזו (ומי שהיה מאד לא Brut ב- Art Brut שלו) – ז'אן דובופה. שמדובר ביוצרים "חובבים" (כלומר, שלא קיבלו הכשרה מקצועית, ולפיכך שפתם האמנותית עילגת  ופרימיטיבית), העושים מלאכתם באותנטיות בינם לבין עצמם, ללא זיקה לתולדות האמנות ולצווי  האמנות בת-זמנם, אמנים המצייתים אך ורק לדחפיהם היצירתיים הפנימיים, לחושיהם האסתטיים, לשימוש בחומרים מזדמנים ("סבתא מוזס" ציירה את ציוריה המוקדמים במיץ ענבים ולימון) ולנטייה עממית. אלה הם יוצרים הסגורים בעולם פרטי הרמטי, מנותקים כליל מעולם-האמנות.

מה אני חש כלפי כל זה? בטרם אענה, גילוי נאות: בחדר-השינה שלי תלוי ציור-שמן ענק של "מגדל-בבל", שצויר בידי גבריאל כהן בשנות ה- 70 של המאה הקודמת. לטעמי, ציור מרהיב. אך, בה בעת, לא אתכחש לדברים שכתבתי לא-מכבר באתר הנוכחי:

"כמובן, ישנה-גם-ישנה 'אמנות נאיבית', יש 'ארט-בְּרוּט', יש 'אמנות חולי-רוח', יש 'אמנות תינוקות וילדים'. ברם, אמנות, בבחינת תרבות, היא לעולם לא 'נאיבית': היא תמיד נושאת עמה גם דרגות של מוּדעוּת ותחכום, מידה של עמידת האמן מול עצמו […], מול יצירתו בעבר, מול יצירות אמנות של אחרים ומול… תולדות האמנות. כי, מהי יצירת אמנות בעבור אמן אם לא התבוננות עצמית, בחינה עצמית, ידיעה עצמית מועצמת?! ומה פירוש ידיעה-עצמית זו אם לא אישור ושלילה ומיצוע של האני בפרספקטיבה של התולדות?!"[1]

יובן אפוא ענייני המוגבל בציורי ילדים, בציור שבטי-פרימיטיבי, בציורי חולי-רוח ובאמנות "נאיבית" ו"אאוט-סיידרית". איני מכחיש  מכל וכל את אפשרות יופיין הרב של חלק מהיצירות הללו. אך, מבחינתי, אמנות   מעניינת היא תמיד "אינסיידרית" לעולם לא-נאיבית, תמיד מתוחכמת, מתקשרת במישרין או בעקיפין עם תולדות האמנות ועם אמנות הזמן, תמיד מושכלת (גם כשהיא לכאורה אי-רציונאלית וספונטאנית). אין לי ספק, שכמעט כל אוצרי המוזיאונים לאמנות בארץ ובעולם שותפים לערכיי אלה. לכן, כשהם בוחרים "לגלות" ולהציג במוזיאון אמן "מבחוץ", הם "מתכופפים על-מנת לנצח", אם לנקוט בכותרת הקומדיה של אוליבר גולדסמית מ- 1773, "She Stoops to Conquer". כוונתי, שהם פורשים לרגע קל מהנורמות המחמירות המנחות אותם בימים כתיקונם, "מתכופפים" בחיבה אל השוליים ומעניקים חיבוק לא-מחייב-מדי (שיוצדק, כמובן, בטיעון הפוסט-מודרני של "תם עידן הקאנון" ו/או "אחדות הגבוה והנמוך" ו/או הגעגוע לתום בעידן של משבר). וחלילה, לא אגיד "צביעות", גם לא "פטרוניות".

לאור האמור, אני מבחין בין "אמן נאיבי" לבין אמן – פסח סלבוסקי, נאמר – שצומח מתוך עולם האמנות, האקדמיות לאמנות, השיח-האמנותי (ביקורות, טקסטים), אמן מתוחכם ואשר בוחר ליצור אמנות, המצהירה חזות  נאיבית, פרימיטיבית, Brut. כזה היה גם ז'אן דובופה, המוזכר קודם, אשר למד ב"אקדמי ז'וליאן" שבפאריז והתקרב לכמה מגדולי האמנות של זמנו בטרם התמסר ל- Art Brut. וכמובן, אנרי רוסו – "המוכס העליז" (משום מה, רבים מ"הציירים הנאיביים" עליזים ו"חיוביים" בציוריהם).

אין ספק: הציבור יתרגש מאד מתערוכת מלך ברגר, אמן הטבע מבאר-שבע. אכן, יש בתערוכה, וזאת עוד קודם שראיתיה, מהמרגש שבאלתור החומרי-אקולוגי (אבנים, פרחים, צדפים, זרעונים, נוצות וכו'), בדימויי "שלום, אהבת האדם, הטבע והסביבה", בדקורטיביות, בתואַם הגוונים.

כאמור, גם אני אתרגש. אך עודני מבחין בין ריגוש, אף בין יופי, לבין עניין אמנותי, כשם שאני מבחין בין שולי מושג האמנות לבין "מקרה מובהק" (clear-cut case) של אמנות, כמאמר האסתטיקונים האנליטיים.


[1] גדעון עפרת, "הערה קטנה על אמנות והיסטוריה של אמנות", בתוך אתר-המרשתת הנוכחי, 30 באוקטובר 2019.

קטגוריות
הגיגים על האמנות פילוסופיה

אמנות טובה היא אמנות כואבת

יש לי חיבה מיוחדת למחשבתו האסתטית של אדמונד בֶּרְק ((Edmund Burke, 1729-1797, ההוגה האנגלי, מאבות  התיאוריה של "הנשגב". לא זו בלבד שבֶרק קדם לקאנט ב- 43 שנים בניסוח התיאוריה (במאמרו – "חקירה פילוסופית במקור רעיונותינו על הנשגב והיפה", 1757), אלא שהיה רדיקלי ונועז במחשבתו, והכי חשוב, קרוב לנטיותיי ולמזגי…

פעם, ב- 17 בפברואר 2016, עדיין ימים מאושרים, פרסמתי כאן מאמר שכותרתו – "האם האמנות היא אושר?", ותשובתי להוגי האמנות השמחה והעולצת הייתה נחרצת:

"על פי ניטשה, החיוב, הקלילות והצחוק הם בשורש מהותה של האמנות המבוקשת, 'אמנות עליזה' בבחינת מראָה ומימוש קיומיים של אדם כנגד הווייתו. ואולם, גם אם נקבל (ואיך לא) את רעיון הנחמה שב'אמנות המרה', כלום לא נודה בכך, שאת האיכות האמנותית הגבוהה אנו נוטים לייחס דווקא לאמנויות המישירות מבט אל הכאוב והאפל?! […] וידוי: מהי המוזיקה הנעלה מכל, בעבורנו? רקווייאמים, עוד ועוד רקווייאמים. מהי המחזאות בשיאה? הטרגדיה, על גלגוליה ההיסטוריים השונים. מיהם המשוררים המותירים עלינו חותמם יותר מאחרים? ריינר מריה רילקה בגרמניה, אברהם בן-יצחק בישראל. האם איננו מבכרים לאין-שיעור את רוח הקטסטרופה הנחה על יצירת האמן, אנסלם קיפר, על פני הנועם האסתטי הקליל של ציורי מאטיס? וכלום לא נכיר ביתרון העוצמתי של ציוריו ה'שחורים' – ציוריו הגהינומיים, עתירי המכשפות והשדים –  של פרנציסקו גויא הזקן על פני ציורי השטיחים האנקדוטיים-עליזים שלו מראשית דרכו בחצר המלכות הספרדי? והיכן שוכנת העדפתנו השיפוטית – בפסלוני ה'נצוקי' היפניים, המיניאטוריים והקומיים, או בפסלי ה'פייאטה' מרטיטי הלב של מיכלאנג'לו? תשובתנו ברורה. […] עומק אמנותי, אנו נוטים לקבוע מסמרות, שוכן בכושר ההבקעה האמנותית אל מרחבי החרדה הקיומיים. לצעקה האמנותית של משה גרשוני הדים תהומיים. יצירה שהמוות (הכיליון, הסופיות, הפרידה הגדולה) אינו דובר בה – ולו בלחש רחוק – לא תעמוד במבחן העומק…"

כאילו דיברתי מגרונו של אדמונד ברק. שכן, כל השקפתו בנושא "הנשגב" הושתתה על האידיאה של הכאב:

"כל מה שבכוחו לעורר באופן כלשהו את האידיאות של כאב וסכנה, כלומר – כל מה שנורא באופן כלשהו, או מתייחס למושאים נוראים, או פועל בדרך מקבילה לאימה ((terror, הוא מקור ל'נשגב' […].   אני טוען שהכאב הוא הרגש העז ביותר, משום שאני משוכנע כי האידיאות של הכאב חזקות יותר מאלה הקשורות בהנאה. […] כפי שהכאב חזק יותר מההנאה באופן פעולתו, כך המוות הוא בדרך כלל אידיאה מרגשת יותר מהכאב. […] ברם, במרחקים ובשינויים מסוימים, הכאב והסכנה עשויים להיות מהנים, כפי שמוכח בהתנסויותינו מדי יום ביומו."[1]

כל שאר הדיון  ב"הנשגב" היה, בעבור א.ברק, פועל-יוצא של המכאיב: קודם כל, האימה ((terror – שהיא הפחד מהכאב, ויותר מכל, מהמוות (גם פחד ממוות הוא סוג של כאב, טען ברק). לצד האימה, התדהמה ((astonishment, שמשתקת את הרגשות. היבט נוסף של הנשגב הוא הערפול ((obscurity, באשר כל דבר נורא כרוך בערפול ההכרה. פן נוסף: כוח. "לא מוכר לי שום נשגב שאינו ביטוי של כוח. […] כאב הוא תמיד תולדה של כוח. […] הכוח יונק את כל נשגבותו מהאימה שמלווה אותו, על-פי-רוב."[2]  פן נוסף של הנשגב, לפי א.ברק, הוא העצום (:(vastness "מידה גדולה היא סיבה חזקה לנשגב."[3]  ואחרון חביב: האינסופי. עדיף מבט כלפי מטה אל האינסופי מאשר מבט כלפי מעלה, מציין א.ברק.

אימה, תדהמה, כוח, המעורפל,העצום והאינסופי – הרי לנו תכונות ה"נשגב", הצפונות באידיאה של המכאיב, כך אדמונד ברק.  

יודגש (מה שכבר נטען בציטוט קודם): "הנשגב", על פי ברק, הוא אימה,  כאב וסכנה שיש בהם משום המענג, ולבטח שעה שאנו חווים אותם מתוך ביטחון פיזי (למשל, במונחי זמננו, כשאנו על ג'יפ מוגן בספארי, או צופים באולם קולנוע, או כשאנו מתבוננים בדימוי מצויר של "נשגב", וכו'). "הנשגב" מתגלגל, אכן, מהטבע אל התרבות והוא מתגלה בשירה, בארכיטקטורה, בציור וכו', הגם שא.ברק נעדיף במפורש את "הנשגב" של השירה (של ג'והן מילטון, למשל) על פני "הנשגב" המצויר (שנראה לו מגוחך וכושל, דוגמת ציור הגיהינום של הירונימוס בוש). בכל אופן, אם כבר מגיעים לצבעי "הנשגב", א.ברק מעדיף שחור, חום וסגול עמוק על פני גוונים אחרים ("הלילה נשגב וחגיגי יותר מהיום"[4]).

כאמור, מבחינתי, בכל הקשור להשקפתו על "הנשגב", אדמונד ברק הוא נשמה תאומה, גם אם שחררתי  עצמי מגבולות "הנשגב" והרהרתי באמנות טובה באשר היא. כי העדָפתי את האמנות הכואבת/מכאיבה היא חד-משמעית. שבעבורי, עומק אמנותי הוא צלילה פנימה לפצע, עד ל"פריטה" על מיתר הכאב והאימה והפקת צליל שהוא אישי ומטאפיזי גם יחד (צליל הדיוניסיות של ניטשה? "קול מיתר שפקע" של צ'כוב ב"גן הדובדבנים"?). נדיר, אני יודע. אך, בכל מקרה, כוונתי לזיקת האמנות הטובה והצער, להבדיל מאמנות מהסוג הזחוח ו"הלא-הכרחי", אשר בה אנו נתקלים השכם והערב.

בשלב זה, אני מגייס לעזרתי את חברי, ארתור (שופנאואר): כידוע, האיש סבר, שהחיים בלתי-נסבלים מחמת אלימותו של "הרצון הפרטי", כלומר – מחמת התנגשויות האינטרסים של רצונותינו. את המפלט מאלימותו הבלתי-נמנעת של המצב האנושי מצא שופנאואר באמנות (במוזיקה, בעיקר), לה ייחס תהליך של השתחררותנו מ"הרצון הפרטי" לקראת התערותנו הרוחנית הטהורה ב"הרצון הכללי", אידיאה מטאפיזית שעל פשרה ניתן וראוי לתמוה. אלא, וכאן אנו מגיעים אל זיקת האמנות והכאב, שופנאואר טען, שהגאון (האמן היוצר) חווה את רשעות העולם, שאותו הוא זונח, תוך שיציאתו הגואלת "זוכרת" את כאב-החיים. מכאן, לתפיסתו, המלנכוליה המלווה דרך-קבע את חוויית היופי באמנות ומחוצה לה:

"…המלנכוליה, המלווה את הגאון, יסודה בעובדה,  שככל שבהיר יותר השכל המאיר את הרצון-לחיים, כך תופס הוא ביתר-חדות את רשעות מצבו. הלך-הנפש העגום של נפשות מוכשרות במיוחד, שבהן או נתקלים תדיר, מסומל על-ידי ההר 'מון-בלאן', שפסגתו מוסתרת לא-אחת בעננים. אך, כאשר, ובפרט השכם בבוקר, הוסרה רעלת העננה, וההר שהאדים באור החמה משקיף מטה לשָאמוֹנִי מרקיעיו שמעל לעננים, זהו מראה המפעים ליבו של כל אדם. כך אצל הגאון, שלעתים קרובות מלנכולי…"[4א]

כזו היא האמנות, שנסקה מעל לעננת הקיום, מתבוננת מטה אליו וזוכרת את כאב-החיים. רק באמנות כגון זו נדע את ה- Erleibnis, שאודותיו שחנו פה פעם.[5] ורק באמנות כגון זו נחווה את ה"אירוע", שגם עליו העדנו כאן.[6] ואם לא די בכך, אפנה אתכם אל סדרת העיונים באסתטיקה של תיאודור אדורנו.[7]


[1] Edmund Burke, "A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful", Art in Theory – 1815-1648, eds. C.Harrison, P.Wood & J.Gaiger, Blackwell, Oxford, U.K., 2000, pp.516-517.

[2] שם, עמ' 519.

[3] שם, שם.

[4] שם, עמ' 521.

[4א] Arthur Schopenhauer, The World as Will and Representation, tr. E.F.J. Payne, Vol. II, Dover Publications, New-york, 1958, p.383.

[5] גדעון עפרת, Erleibnis"", בתוך אתר-המרשתת הנוכחי, 2 ביולי 2019.

[6] גדעון עפרת, "על אפשרותו של אירוע", בתוך אתר-המרשתת הנוכחי, 8 ביולי 2019.

[7] וראו ב"המחסן…" תריסר רשימות בקטגוריית המאמרים, "אדורנו".

קטגוריות
Uncategorized הגיגים על האמנות

לתולדות ה"אני" באמנותנו

מה"אני" האוניברסאלי ל"אני" האגוצנטרי

א.

האם בצבץ ה"אני" האמנותי כבר במו חתימת האמן את שמו על חלק מציורי הרנסנס? האם תבע ה"אני" את השמעת קולו כבר ב"וידויים" של אוגוסטינוס הקדוש (397 לספירה)?  מאות שנים המתינה תרבות המערב לקול זה, גם אם כל העת שב והציץ בהיחבא מתחת לשפת המונומנטאליות הגופנית של ציורי מיכלאנג'לו, או מאחורי העידון הנשגב של ליאונרדו, או מתחת לצבעוניות של טיציאן, או הקונטורים של בוטיצ'לי, או תזמור האור הדרמטי של קראוואג'ו וכיו"ב. מאות שנים המתינה בסבלנות מחשבת המערב עד שתיפָרץ חומת האידיאה הכללית, האובייקטיבית, האוניברסאלית, המופשטת, הטרנסצנדנטית, זו ששיאה ב"רוח האוניברסאלית" של היגל, ותעניק את זכות הדיבור לסובייקט של הרגשות, היצרים, הכמיהות, החרדות. מאות שנים חיכתה מחשבת המערב לניטשה ולקירקגור.

אמת, גם כשהופיעו אלה וחבריהם להגות-ה"אני", גם אז העצמת ה"אני" דנה את עצמה ל…הכחדתו (בין אם בדיוניסיות הניטשיאנית, או בזינוק האמוני הקירקגוריאני, או בהתפרקות השופנאוארית מ"הרצון הפרטי"), ברם ההבקעה הובקעה, והיא פתחה את השער הגדול, קודם כל בפני הרומנטיקה, ולאחר מכן בפני האוונגרד של המאה ה- 20, משמע – ליצירה אמנותית שבסימן עולמו הפנימי של האני החופשי (דוגמת הפוביזם, האכספרסיוניזם, הסוריאליזם וכיו"ב).  

ה"אני" הפילוסופי לא היה צץ אלמלא מהפכתו הקופרניקאית של עמנואל קאנט, שהציבה את תבונת  הסובייקט כבוראת עולם (ואלוהים). פיכטה, שופנאואר ושאר הוגי ה"אני" יצאו ממטבחו של קאנט. כך או אחרת, "מעשה הבריאה הנצחי ב'הנני' האינסופי חוזר ונשנה בתודעה הסופית", קבע וויליאם קולרידג'. או, קראו או דברי פרידריך שליירמאכר:

"אני שוכב בחיק היקום האינסופי. ברגע זה אני הנני נשמתו, כי אני חש את כל כוחו ואת חייו האינסופיים כאילו היו שלי. ברגע זה גופו הוא גופי, כי אני חודר בכל אבריו כאילו היו שלי."

ופרידריך שלגל הוסיף:

"האמן שאינו מפקיר את כל עצמו הנהו עבד שאין בו תועלת."

מחוויה רומנטית זו של ה"אני" הבורא יקום ומתמזג בו צמח אידיאל האמן הפרומתיאי, דוגמת השיר "פרומתאוס", שכתב גיתה ב- 1772 ובו ה"אני" הכול-יכול הוא גם ה"אני" היצרי, אך שהוא גם ה"אני המיוסר.  אצל רוסו זהו כבר ההלך המלנכולי המתבודד (1778) וה"וידויים" (1782). מכאן כבר קצרה הדרך לעליית השירה הלירית, שהמייצג הבולט שלה במחצית המאה ה- 19 הוא שארל בודלר עם "פרחי הרע" (1857). "הצת  את אישונך בלהט להבה! הצת בעין בורים את אש התאווה!/ כל עצמותך לי עונג – חולני או חי;" – כתב בודלר (תרגום: דורי מנור).

ב.

התרבות הארצישראלית לא יכולה הייתה להרשות לעצמה את המותרות הרומנטיים והליריים של ה"אני", וזאת בדין האידיאולוגיה החלוצית (רומנטית היא עצמה, בדרכה) הסוחפת של עלייה שנייה ועלייה שלישית. השירה, הספרות, האמנות, התיאטרון וכו' גויסו כמעט-כולם לשירת ההלל לחלוץ, לאדמה, למזרח, לעבודה וכו'. התייסרות הנפש הברנרית והגנסית, שבמסורת הדוסטוייבסקית של ייסורי הפרט, היוו אופוזיציה (נערצת, יש להוסיף) למגמה הספרותית הרווחת. קולקטיביות ציונית נתנה את הטון: ב"בצלאל" לא חתמו אמנים בשמם (איך כתב בוריס  שץ: "אמנות  לאומית היא זו בה נשמת האמן מתאחדת עם נשמת האומה"), וגם כשציירו אמנים דיוקן עצמי בשנות ה- 20, היה זה לרקע אוהלי חלוצים (ראובן רובין) או עם קסקט-חלוצים על הראש ובסמוך לערימת ירקות (נחום גוטמן). ארוס שועבד מרצון לאדמה, לפרדסים וכו'.

היו אלה שנות ה- 30 שבהן נשמעה בארץ-ישראל התביעה ל"אני" כנגד ה"אנחנו". האמנות החזותית אישרה מפנה חד בכיוון האכספרסיוניזם של אסכולת פאריז: מכחול ורגש היו לאחד במגמה שהֱחְשיכה בציורים את האור הארצישראלי, אישרה אינטימיות בנושאים, ודרמטיות בצבע. במקביל, נשמעו קולות ה"אני" משדות השירה והספרות (שלא היו ערים לפן הלירי בשירת ביאליק, למשל. זו נתפסה "לאומית"): מתוך כתב-העת "טורים" עלה קולו של אברהם שלונסקי ב- 1933:

"הנה זה שנים על שנים, שהפייטן העברי נתבע למלא אחרי הזמנה לאומית וסוציאלית: […] אל תתפור את המגבעת הרוחנית לפי ראש המזמין, אלא לפי ראש מאווייך!"

ולאה גולדברג כתבה ב- 1937:

"…ואני – על האי הבודד שלי, הנמצא בין השולחן והמנורה – איני יכולה להתגבר על הרצון לשוחח […] על אהבה ופרידה ועל הבדידות הכבדה של הנידונים לנדידות. קיצורו של דבר: אני רוצה לכתוב שיר."[1]

זו הרוח שכינסה את חבורת  "יחדיו" בין 1939-1926, בעיקרה משוררים  כא.שלונסקי, ל.גולדברג, נתן אלתרמן, אברהם חלפי, אלכסנדר פן ועוד, שמשותפת לכולם הייתה השאיפה לבטא את עולמו הפנימי של האינדיבידואל היוצר. "כוכבים בחוץ" (1938)  של אלתרמן זהר כולו באורו הלירי והנוגה של ה"אני": "…נפשי בך היום רוצה לשכון נשכחת…/ אתה לי יער עב, כבד-כוח ועצוב/ […]/ אל עץ כבד, אלי, תבוא נפשי חיגרת./ תסיר את תרמילה הדל ותתמוטט – – / – – רציתי לחבר לך היום  איגרת,/ אבל אל לב הזמר נשברה העט."

ג.

אלא, שה"אנחנו" הארצישראלי לא סיים את דרכו: ה"מאורעות",  "חומה  ומגדל", השואה, "תנועת המרי", "מלחמת השחרור" – תבעו גל נוסף וגבוה של התגייסות קולקטיבית, ששיאו בריגוש הלאומי המהול באבל הכבד על הנספים ועל הנופלים, ולחילופין – מתנאה ומתנחם בתהילת הצבר הגיבור. מכל אלה צמחה ספרות דור תש"ח, ובמקביל לה – האמנות החזותית של אותו דור.[2] וגם אלתרמן הלירי ענה לעצמו בשירי "הטור השביעי".

ברם, כבר ב- 1948, למחרת הכרזת העצמאות, ענתה קבוצת "אופקים חדשים" את תשובת "ההפשטה הלירית" כתשובת ה"אני" לצו-הממלכתיות: אינטואיציה, רגש וחושים הדריכו מעתה את זריצקי, שטרייכמן, סטימצקי, מאירוביץ וחבריהם בכיוון "ערכים" ((Valeurs צורניים המאחדים את ה"אני" עם האוניברסאלי, כאשר אפילו הדימוי האוטוביוגרפי נשלל באשמת נרטיביות אנקדוטית, נון-אוניברסאלית  בעליל. בהיבט זה, חרג אריה ארוך, שדווקא שב ותרגם לערכים צורניים "אוטונומיים" זיכרונות מילדותו בחרקוב, בית אביו וכו'. באותה עת, ראשית שנות ה- 50, אוטונומיה צורנית של ביטוי סובייקטיבי היוותה  קוטב נגדי לריאליזם החברתי המגויס של קבוצות ציירים בחיפה ובקיבוצים.

ה"אני" שהגיב ב- 48 בהפשטה לירית ל"אנחנו" של תש"ח, מצא ביטויו הפואטי בקבוצת "לקראת" התל אביבית, שהתארגנה בין 1954-1952 עם משוררים כנתן זך, משה דור, יהודה עמיחי, אריה סיון ונוספים. כנגד מגמת הריאליזם החברתי, שהזדחל מכיוון הספרות הסובייטית המתורגמת ומצא ביטויו ברומנים ובסיפורים של סופרי תש"ח, אימצו המשוררים הצעירים את דְבַר האקזיסטנציאליזם, כפי שהשתקף בספריהם של קפקא, קאמי והמינגווי, שתורגמו לעברית. נטייה סוריאליסטית ומבע מדוכדך, אף פסימי, ניכרו ביצירות משוררי "לקראת", בבחינת מענה היחיד הבודד בחלד לאופטימיות החברתית והעל-אישית של המגמה הריאליסטית-חברתית. כפי שכתב משה דור ב- 1952 בחוברת הראשונה של "לקראת":

"שיריי אינם ליפי הרוח,/ דקי שפתיים ואִמרה,/ ולא לקהל כבדים לטוחַַ,/ גולשי בדרך הקצרה./ שיריי – אתנחתאות של חד-שיח,/ קטרוג ערבים ממלמל,/ תחיית ההלך שהפריח,/ עפיפונו אל שמי לא-אל."

והיו אלה אמני "דור העשור"[2א], שבאותה עת בקירוב (מריאן מרינל אף אייר את שערי "לקראת") מיזגו את ה"אני" הסמי-סוריאליסטי עם "מצבו של האדם" ועם משקעי השואה.

ד.

מגמת ה"אני" בשירה הישראלית החדשה של שנות ה- 50-30 (על כל השוני במגמות, לרבות המרד הלשוני ואימוץ המודלים האחרים) התגלתה גם כגל רב-עוצמה בספרות הישראלית שמאז שנות ה- 60, כאשר דור חדש של סופרים כבש את הבמות: פנחס שדה, דוד שחר, רחל איתן, עמוס עוז, א.ב.יהושע, יהושע קנז ועוד. אלה הילכו ברובם במסלול אקזיסטנציאליסטי, שביטויו המוביל עמד בסימן הווידוי האישי של "החיים כמשל" של פנחס שדה (1958). עתה, שבה ועלתה קרנו של י.ח.ברנר. במקביל, עיצבו הסופרים החדשים את החיים החרדתיים בסימן טבע עוין ("מיכאל  שלי" לעמוס עוז) ואת הקיום  על סף קטסטרופה ("מסע הערב של  יתיר" לא.ב.יהושע). בהתאם, דמויותיו של עוז לא באו לייצג את החברה הישראלית, כי אם באו משוליה וכמו המשיכו בנתיב דמות "התלוש" של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, י.ד.ברקוביץ וברנר, כמובן.[3]

אך, איזה מין "אני" ה מתוך הגל החדש של משוררי וסופרי שנות ה- 60? היטיבה לתאר אותו חביבה פדיה במאמר שפרסמה ב"הארץ" ב- 2006, תוך שהתמקדה בשירה:

"המהפכה השירית החשובה שחוללו נתן זך וחבורת 'לקראת' בשירה העברית נהפכה כבר מזמן להגמוניה […]. אותו 'אני' ארעי וחוף, הלוכד עצמו בשברי הרהורים ורשמים […]. הגיע העת לזוז מראיית ה'אני' האוניברסאלי הזה. […] חמקמקותו של ה'אני', ארעיותו, אי-קיומו לכשעצמו אלא ברגע שבו הוא נלכד ברסיס של רגש או ברסיס מחשבה…"[4]

ה.

גלי ה"אני" הקיומי-אוניברסאלי והאנטי-גיבור חלחלו גם אל הקולנוע הישראלי הצעיר בין סוף שנות ה- 60 ותחילת ה- 70, וזאת בתגובה לפרק ארוך של סרטים "ציוניים", מחד גיסא, וסרטי בידור מסחריים, מאידך גיסא. עתה צמחה המגמה הקולנועית המוכרת בשם "הרגישות החדשה", שהייתה נתונה להשפעת סרטי "הגל החדש" באירופה ואף סרטי המחתרת האמריקאים. "הרגישות החדשה" תבעה יצירתם של סרטים אישיים, המשוחררים מהציווי החברתי (לאומי או כלכלי) – סרטיהם של אורי זוהר ("חור בלבנה"), יהודה ג'אד-אמן ("השמלה"), אברהם הפנר ("לאן  נעלם דניאל  וקס?"), דן וולמן ("התמהוני"), ז'אק קתמור ("מקרה אישה") ועוד. בכל הסרטים הללו, ה"אני" של היוצר פירושו "אישי" ו"חופשי", עדיין לא "אני" אוטוביוגראפי.

חופש אישי זה אפיין, כידוע, גם את קבוצת אמני "עשר פלוס", חבורה תל אביבית צעירה, רפי לביא בראשה, שמיזגה בין 1970-1965 השפעות של ה"פופ-ארט" האמריקאי עם חירות מבע "צברי" ברוח של חוצפה, הומור, מרדנות וחתרנות אנטי-בורגנית ואנטי-ממלכתית. ושוב נאמר: עדיין לא "אני" אוטוביוגראפי (גם אם רפי לביא רשם באחד מציוריו – "רפי לוי", ואורי ליפשיץ חתם אינספור חתימות-שמו על בד). כאן הונחו היסודות למגמה שתוכר ב- 1986 כ"דלות-החומר" ואשר כינסה לתערוכה אחת אמנים מדורות שונים, שמשותפת לכולם דואליות המבע החופשי והאיפוק, הרגש והשכל, השחרור והריסון, וכל זאת כביטויו של "אני" הפועל במרחב פרגמנטרי ואנטי-הרואי. "אני" אנטי-הרואי שכזה גם עמד במרכז הרומנים של יעקב שבתאי משנות ה- 70-80.  

בה בעת, ולבטח בתחום האמנות החזותית, שנות ה- 70 היו עידן "הראש הגדול": אמנות מושגית זוקקה מתוך המינימליזם. ובעוד זה האחרון מבקש אחר תמצית מטאפיזית, ביקשה הקונצפטואליות אחר האידיאה – המחשבה, ההיגד לינגוויסטי, המבנה הלוגי וכו'. עתה, גם רבדים אוטוביוגראפיים – חוויית הפליט של פנחס כהן גן, או חוויית העקירה של יהושע נוישטיין וכו' – הוסוו מאחורי חזית מודרניסטית אוניברסאלית. פרק ניאו-אכספרסיוניסטי, שראשיתו בסוף שנות ה- 70, עדיין שילב בין מבע רגש עז ותוקפני לבין "הנושאים הגדולים"  היסטוריה, דת וכו'. אך, משנות ה- 90 ואילך היינו עדים לאימוץ אמנותי של אמנים צעירים את  "הראש הקטן", שהתגלם בעיקרו ב"אמנות מינורית":

"אם בעבר התוודענו, בזכות הרומנטיקה, לדמותו הארכיטיפים של 'האמן הפרומתיאי', כי אז עתה דומה שאמנים צעירים רבים מבקשים להתעטף בארכיטיפ הפוך בתכלית של האמן המתכנס-מצטנע בעולמו האישי הזערורי, מתגדר ברגישות ופגיעות גופניות-נפשיות, עת שפתו האמנותית אף היא חיווריינית ודהויה ברוח ציוריהם של לוק טוימנס הבלגי ומרלן דומא ההולנדית. […] הרי לנו אפוא תמונת דור של ציירים המבקשים אחר הנמס, הדוהה, הרפוי, המתפרק, החומק, המהוה, הזעיר, תשובה לעולם יציב, איתן, מוגדר ובעל גופניות מוצקה. לא אמנות של זקפה, כי אמנות של איבר מכווץ ומדולדל, ומכיוון מגדרי הפוך – אמנות המבכרת נשיות על פני זכריות. כך או אחרת, חושניות ארוטית נמהלת כאן ברפיסות או באי-פריון הגובלים במחלה ובמוות.  בהכרח, אולי אף במוצהר: אמנות מינורית."[5]

הנה כי כן, מהלך דו-קוטבי, אף פרדוקסאלי, הלך והתעצם באמנות המערבית (בישראל ובעולם כאחד): בעוד הגלובאליות מאשרת התפשטות חללית (גיאוגרפית)-תרבותית, חוצה גבולות וחובקת עולם, ובעוד הפוסט-מודרנה תומכת בהתפשטות זמן-התרבות אל סך ההיסטוריה (האמן  כמי שמקיים דיאלוג עם תולדות  האמנות: מצטט, מנכס וכו') – יותר ויותר אמנים דווקא הוכיחו ומוכיחים התכווצות בחלל ובזמן:

הללו התכנסו בתוככי  הסטודיו, סגרו עצמם מהסובב – החברה, הפוליטיקה, הטבע – ועטפו עצמם בבועה התחומה באני: דימויים אוטוביוגראפיים, רגישויות אישיות פסיכולוגיות וקיומיות, מיתוסים אינדיווידואליים, פנטזיות, גחמות וכו'  – כולם מרחבים סובייקטיביים (שכשלעצמם, אין חשובים מהם ליצירה אמנותית) שננעלו בתוך עצמם, מַַפְרים את עצמם מתוך עצמם, מתמסרים לא פעם לאוננות רוחנית של התענגות עצמית.

עוד ועוד אמנים צעירים מצאו ומוצאים מפלט ב"ציור רע", המתיר פליטת דימויים זריזים, חטופים, אגביים, שעשועיים, המודרכים על-ידי ה"מה שבא לי", "מה בראש שלי" וה"סבבה", תוך ויתור מראש על אמירה על-אישית משמעותית ר"ל. "אמנות לא הכרחית", קראנו לזה:

"אמנות נטולת סובלימציה, אמנות שאין בשורשה – לא פצע ולא סריטה. ואם נוטה האמנות הזו לכיוון כלשהו, הרי זה יותר אל מידת הלצון (אך, ללא השחרור הליבידי של ההומור). נחמד, אבל לא הרבה יותר  מזה. בבחינת 'אמנות לא הכרחית', זוהי אמנות נון-שלנטית, משמע – לא לוהטת ואף לא להוטה."[6]

ישנם אמנים צעירים שמצאו מקלטם ב"ציור פרע" – פרימיטיביסטי, קריקטורי ומשתלח, אך עדיין מוגבל לדמיון הפרטי, תוך שמבטיח את עצמו במפגן פורמליסטי של צורה וצבע. לבטח, אמנות מופשטת שניעורה מחורבותיה, התבצרה באני המתכנס לתוך עצמו. והריאליסטים? גם כשהם מחויבים ל"עולם שם בחוץ" (וזאת, כמובן, בדין עצם שפת הייצוג הריאליסטי) – דומה, לא אחת, שעיקר משימתם בעצם המופע המימטי, משימת סטודיו. .

במי, בשם אלוהים, מדובר? לא, אין סיכוי לרשימה שמית, כזו שתמיט עגמת-נפש על הכותב ועל הנכתבים.

וכי אין בכל האמור בבחינת הכללות פסולות? הכללות – כן, כמובן: וכי מהי השקפת עולם ומהי ביקורת-תרבות אם לא הכללה. וכי יש צורך להדגיש, שהכללה אין פירושה "הכול"?

ברם, מה, בסופו שלדבר, מבדיל בין ה"אני" הלירי של בודלר, אלתרמן, לאה גולדברג, יהודה עמיחי, דליה רביקוביץ וכו' לבין ה"אני" האגוצנטרי של אמנים בישראל דהיום? התשובה ברורה: בעוד השירה הלירית תפקדה כעדשה אישית ל"דרכים שסמרו מאימה ומדם", רבים מאמנינו מכוונים עדשתם אל עצמם. ומה מבדיל בין ה"אני" הלירי של ציירי "אופקים חדשים" לבין ה"אני" המשובלל (מלשון "שבלול") של האמנים העכשוויים? ציירי ההפשטה פתחו חלונות אל העולם, ואילו לאמנים העכשוויים אין חלונות. יש יכנו זאת "נרקיסיזם" וייחלו ל"סטודיו ללא קירות".

מה פלא, שב- 2017 נדרשנו ל"חדרי-בריחה" כמטפורה המייצגת את יצירתם של בוגרי המחלקה לאמנות ב"בצלאל":

"שלא כשעשועי 'חדרי-הבריחה', מהם אנו מתאמצים להיחלץ, חדרי-הבריחה של בוגרי המחלקה לאמנות הם חללי אסקפיזם, חללי מקלט להתבודדות ולהתענגות על הפנטזיה של היחיד הסגור בתאו. בריחה-אל,  שהיא בריחה-מן. […] אישור מיצבִי למגמת ההיבדלות, הפרישה, ה'תעזבו אותי בשקט', ה'תנו לתפוס ראש', שאת אותותיה אִבחָנו  עוד לפני כעשור בציור המקומי הצעיר. אלא, שאם הציור דאז ביקש אחר האל-מקומי ואחר 'השָם החדש' באמצעים ציוריים 'מינוריים' (כאמור: הרופף, הדהוי, החיווריין), באים עתה המיצבים של 'חדרי הבריחה' בבחינת סביבות-יחיד של הליבידי והביזארי, מתחמים תיאטרליים, רב-חושיים ופעולתיים. אלה הם תאי קיום אלטרנטיביים, 'ג'וינטים' ו'צייסרים' של אמנות."[7]


[1] לאה גולדברג, "מכתבים מנסיעה מדומה", ספרית פועלים, 1982-1937, עמ' 63.

[2] גדעון עפרת, "1948 – דור תש"ח באמנות ישראל", מוזיאון ארץ-ישראל, תל אביב, 1988.

[2א] על "דור העשור", ראה: גדעון עפרת, "1958", בתוך אתר-המרשתת הנוכחי, 24 ביולי 2011.

[3] נורית גוברין, "תלישות והתחדשות", הוצאת הספרים של משרד הביטחון, תל אביב, 1985.

[4] חביבה פדיה, "הגיע הזנן לומר 'אני' אחרת בשירה העברית", "הארץ", 1.5.2006. 

[5] גדעון עפרת, "אמנות מינורית", אמנות ישראל,  ירושלים, 2010, עמ' 61, 72.

[6] גדעון עפרת, "אמנות לא-הכרחית", בתוך אתר-המרשתת הנוכחי, 26 בנובמבר 2013.

[7] גדעון עפרת, "חדרי-בריחה", בתוך אתר-המרשתת הנוכחי, 25 ביולי, 2017.

קטגוריות
הגיגים על האמנות פילוסופיה

דה-הומאניזציה? חשבון ישן

                     דה-הומאניזציה? חשבון ישן

ב- 1925 פרסם ההוגה וההומניסט הספרדי הנודע ("מרד ההמונים") – אורטגה אי-גאסט – את מאמרו הפולמוסי, "הדה-הומאניזציה של האמנות", בו האשים את המודרנה בהתכחשות לאנושי. אי-גאסט הוטרד מחוסר-הפופולאריות של האמנויות החדשות (אלו שהיוו את שיאי האוונגרד בשחר המאה ה- 20) ומפיצולה של החברה לכאלה שאינם נהנים ו/או אינם מבינים את האמנות החדשה (הרוב) לבין כאלה שנהנים ומבינים (המיעוט). מטבעם של בני-אדם, טען אי-גאסט, לבקש באמנות (כל אמנות, לרבות שירה, מוזיקה וכו') אחר אהבות, שנאות, שמחות, תוגות ושאר רגשות אנושיים. מנגד, מגמה אמנותית שעיקר עניינה בערך האסתטי של האובייקט – מתרחקת ומרחיקה מהרגש האנושי. זהו סוד הפופולאריות של היצירות הרומנטיות והנטורליסטיות מהמאה ה- 19 – כוחן לבטא את רגשות אנוש, וזו הסיבה לכך, טען אי-גאסט, שהאמנות המודרנית פונה בעיקר לאמנים ולחוגיהם, ולא לציבור הרחב. ומכאן, מילותיו הנחרצות והבלתי-סלחניות על אודות טיבה של המודרנה:

"…היא נוטה לדה-הומאניזציה של האמנות: להימנעות מצורות חיות, תוך כדי הבטחת היותה של יצירת האמנות יצירת אמנות ותו לא. […] אמנות נטול כל תביעות רוחניות וטרנסצנדנטליות. […] הצייר, במקום לפנות למציאות, נראה כמי שמתקדם בכיוון הפוך: הוא מתמסר לעיוות המציאות, להרס הדימוי האנושי שלה, לדה-הומאניזציה שלה. […] רגשות ויצרים אינם חסרים (ביצירה המודרנית), אך אלה שייכים לספירה נפשית שונה בתכלית מזו של נופי חיינו האנושיים והראשוניים. היצירות המודרניות מעוררות רגשות משניים שהם אסתטיים במובהק."[1]

האמנות המודרנית, הוסיף אי-גאסט, בוראת עולם לא-אמיתי: "המשורר מתחיל במקום בו האדם חדל". ההתמקדות בפן הסיגנוּן (חרף הכרחיותו האמנותית, מודה ההוגה) מרחיקה את היצירה מהחיים ומהאדם. הנקיטה האמנותית ההולכת ורווחת במטפורות, המשיך, אף היא אומרת המרת החיים בדימויים חילופיים. שלא לומר סירובה של המודרנה למסורות אמנותיות, למשקעי עבר, גם בה הביטוי לאותה דה-הומאניזציה.

עד כאן תמצית המאמר.

חרף כתב-אשמה חמור זה של אורטגה אי-גאסט, טקסט שסובל מקהות-מבט ומהכללות מביכות, ניתן להודות: אכן, בכל הקשור למגמות ההפשטה של הציור המודרני, חל פיחות אדיר בייצוג דמות האדם, ולבטח ניכרת פגימה גופנית קשה בייצוגם של בני-אדם. כך, למשל, אצלנו – בציורי "אופקים חדשים" – תמצאו את דמות האדם רק בנדיר, וגם אז היא מרומזת כסימן יותר משהיא מפורשת. ברם, האם נסיק מעובדה זו "דה-הומניזציה"? חלילה: שכן, המסר הרגשי פועל-גם-פועל ברבדים נון-פיגורטיביים (כגון, ב"מוזיקליות" של הצורות והצבעים, במשיחת המכחול ועוד, כשם שה"פגימה" בייצוג דמות האדם (ראו עיוותים ופרימיטיביזם בציור האכספרסיוניסטי) עשויה לצפון בחובה תעצומות רגש אף יותר מציור קלאסי, רומנטי, אימפרסיוניסטי  וכו'.

אלמנטארי, וואטסון.

קוצר-הראות של אי-גאסט, שלא לומר פזיזות מסקנותיו הריאקציוניות, מעוררים אי-נוחות, ודווקא בהתחשב בגדולתו של הפילוסוף הספרדי. ב"חוכמתנו" שלאחר כמאה שנים, לא נוכל לקבל את הדיאגנוזה ה"דה-הומאנית" של אי-גאסט ואת המשוואה שלו בין הומאניות באמנות לבין ייצוג פיגורטיבי. ובפרט, שתוך עשור מאז פרסום מאמרו (שעשה לו כנפיים ושימש רבים מאויבי האוונגרד, בעיקר כאלה מהחוגים הריאליסטיים למיניהם), הוכיחה גרמניה הנאצית ציור ופיסול פיגורטיביים "קלאסיים", שייצגו דמויות אדם ומצבי רגש ("משפחיות", "פטריוטיות", "גבורה"…), בעודם מאשרים לעומקם דה-הומאניזציה שלא הייתה כדוגמתה.

האם הומאניות באמנות זהה עם נוכחות דמות אדם? אפשר שיצדק זה שיזכיר, ששנתיים קודם לכתיבת מאמרו של אי-גאסט נוסח בבריה"מ צו הריאליזם הסוציאליסטי, שפת אמנות שעל פניה מקרינה הומאניות קוסמופוליטית, אך לעומקה שוללת הומאניות במו כפייתיות ותעמולה המאפיינים אותה, דהיינו שלילת היצירתיות החופשית, שלילת מה שסארטר קרא – "האמנות כמפגש של חירויות".

ספק אם אי-גאסט של 1925 הכיר את המגמה ה"אָרְייֶר-גָארְדית" – זו הפיגורטיבית, זו של "השִיבה אל הסדר", שלמחרת מלחמת-העולם הראשונה. לו הכיר מגמה זו, שהתעצמה בצרפת, גרמניה, איטליה ועוד – סביר שהיה נמנע מכתיבת דבריו, או, לפחות, היה מנסחם אחרת. כי די ברור, שהאמנות שראה הפילוסוף הספרדי נגד עיניו הייתה בעיקרה זו שצמחה באירופה בשנים הקודמות למלחמת-העולם הראשונה, אמנות מסוג הקוביזם והאכספרסיוניזם. סביר מאד, שאי-גאסט הוטרד במיוחד מהפירוק הקוביסטי הסינתטי של פיקאסו וחואן גרי הספרדים, בראק ושאר אמני חוגם (ויצוין: אפילו דאלי ומירו הספרדים, הושפעו מהקוביזם בראשית דרכם, כלומר בסביבות 1920), כשם שהודאג מההפשטות המוקדמות של קנדינסקי, מאלביץ' ומונדריאן וחוגיהם.

ניחא השכלתנות הקוביסטית, שאולי מקשה על תקשורת רגשית עם ההשטחה הגיאומטרית של דימויים אנושיים מפורקים (ומעניין מה היה אומר הפילוסוף על אמנות מושגית ומינימליזם גיאומטרי?!), אך אילו רק עיין אי-גאסט בחוברות "הפרש  הכחול" ו/או מתעמק מעט בקשר ההדוק שבין האכספרסיוניזם הגרמני, הפוביזם הצרפתי וציירי מינכן 1910 (מהם צמח קנדינסקי) – היה מבין עד מה מושרשת ההפשטה ברגשות, מהרובד הסובייקטיבי ועד לרובד הטרנסצנדנטלי האובייקטיבי-לכאורה. מה שיוכח, לימים, באורח מובהק, בהפשטה הלירית הצרפתית (והישראלית) או בהפשטה האכספרסיוניסטית האמריקאית. זו האחרונה, על מגמתה המיתית והטרנסצנדנטית, מלעיגה את טענתו של אי-גאסט המובאת לעיל כנגד האמנות המודרנית, בבחינת – "אמנות נטולת כל תביעות רוחניות וטרנסצנדנטליות".  הקושי של רבים לתקשר עם הרגש והרוח של יצירות אינו הוכחה להיעדרם, אלא רק הוכחה לאתגר הלא-קל של לימוד שפה חדשה (האם קושי לימוד שפה מלמד על תכניה של השפה?).

אכן, הזמן די שם ללעג את הדיאגנוזות האמנותיות של אורטגה אי-גאסט. אפילו הבחנתו הנכונה בדבר הולדת הפער בין מיעוט אוונגרדי לבין רוב ("בורגני", נקרא לו?) – אפילו הוא התגלה לאורך זמן כפחות ופחות דרסטי: עולמות האופנה, הטקסטיל והעיצוב ניכסו והפנימו את האסתטיקות האוונגרדיות, והללו הפכו פופולאריות ברמות ביגוד, בדים, ריהוט, מנורות וכיו"ב. המתח בין האסתטי לבין הרגש האנושי רוכך מאד. תערוכות של אמני האוונגרד משכו ומושכות מיליונים ברחבי העולם. רפרודוקציות של יצירות פלסטיות אוונגרדיות מקשטות מוסדות ובתים פרטיים: פיקאסו, פאול קליי, קנדינסקי, רותקו וכו' מדברים אל לב רבים.

ואצלנו, מה נהיר לנו כיום יותר מאשר ההכרה, שעיוותי דמות האדם (ייצוגו של צייר המצייר על הגג או בסטודיו) בציורי יוסף זריצקי בסביבות השנים 1955-1940, לא זו בלבד שאינם שוללים רגש אנושי "ראשוני", אלא הם כלי להעצמתם. ושטרייכמן? וסטימצקי? ומאירוביץ? וכשתומרקין מתעלל בזעם בדמות החייל או האישה בפסליו משנות ה- 60, כלום איננו חווים רגשות עזים של מחאה, חרון, אְבל וכו'?

בעצם, די אלמנטארי, כאמור. אולי גם מלחמה ישנה שעבר זמנה. אבל, במחשבה נוספת – האם אין הוויכוח נמשך במחוזנו ובימינו אלה? כלומר, האם אין במשיכתם של אמנים ואספנים לשפת הריאליזם ("ציור הסתכלותי", מגמת "פרס-שיף") אישור לאי-נחת של רבים מאלה מאמנות שאינה מחויבת לייצוג העולם ה"אמיתי"?

ומאחר שכבר טעמנו בעבר מהטעם המר של החמצות פילוסופיות מודרניות בכל הקשור להבנת, להארת ולהכרת מהלכים אמנותיים בני-זמננו (ראו באתר-המרשתת הנוכחי ההסתייגויות מהגיגי-האמנות של ג'ורג'ו אגמבן, ז'אק ראנסייר ואלן בודיו), נסכם ונאמר: שוחרי האמנות, היזהרו בטקסטים פילוסופיים שעניינם האמנות בת-הזמן.  


[1] Ortega Y Gasset, The De-Humanization of Art and Other Essays on Art' Culture and  Literature, Princeton University Press, New-Jersey, 1968, pp.70-71.

מאנגלית: המחבר.    

קטגוריות
הגיגים על האמנות פילוסופיה

אמנות היא אהבה?

                           אמנות היא אהבה?

גל חדש של פילוסופים מפכה לו חרש בירושלים בשנים האחרונות. בולטים בו יואב אשכנזי (מחבר "מראות סדוקות",  2013 – ראייה, דמיון והבנה-עצמית בהגותם של ויטגנשטיין ואייריס מרדוק; ו"ריבונות הטוב", 2017- מבוא ותרגום הגותה האתית של מרדוק) ואביאל רובשוב (מחבר "המטאפיסיקה של הארוס", 2018; ולאחרונה- "מסכת על השיגעון" – הרחבה והעמקה של סעיפים 1496-1444 מספרו הקודם). הידרשותי הנוכחית לשניים אלה, המצטיינים בחשיבה ובלשון פילוסופיות (גם שהשקפתם, מבחינתי, שנויה במחלוקת), עניינה מוגבל להגיגיהם בנושא היחס בין האמנות לבין האהבה.

משותפת לרובשוב ולאשכנזי פוזיטיביות (ונא לא לבלבל עם פוזיטיביזם!): לא רק הביקוש אחר הטוב, אלא הביטחון שהוא בהישג יד, אם באמצעות היפה ואם באמצעות האמנות. "האישה היפה היא הגילום העז ביותר של הטוב", כותב רובשוב ב"המטאפיסיקה של הארוס", סעיף 1273). בספר זה, מקשר רובשוב, שהוא גם מוזיקאי מחונן, בין אמנות לבין אהבה במו זיהוי האמנות עם יופי ("יצירת האמנות היא יש הנועד לחולל חוויה אסתטית" – סעיף, 1253), ולאחריו זיהוי היופי עם הטוב ("היפה הוא גילומו החושי של הטוב" – סעיף 1255), ולבסוף, זיהוי הטוב עם האהבה ("מראשוניותה של האהבה, שמהותו היא להיטיב עם מושאה, נובעת ראשוניותו של הטוב." – סעיף 403).

יואב אשכנזי, (המתגורר בווינה בשנים האחרונות), חרף דרכו הפילוסופית האחרת, אינו כה רחוק מהטיעונים הללו: כבר בתרגומו את מרדוק ב"ריבונות הטוב" מצאנו ביטויים דוגמת – "בהקשר של עבודתו, אמן גדול הוא אדם טוב"; או: "הערכת היופי באמנות ובטבע […] היא גם כרטיס-כניסה ראוי לחלוטין לתוך […] החיים הטובים…". מרדוק, נוסיף, אינה מבדילה באור דיכוטומי בין חוויית האמנות לבין חוויית היפה: זו גם זו תפגישנו עם הטוב הצפון בהכרת ה"ממשי" (במובנו האסנציאלי: מרדוק הושפעה מ"הריאליזם" הפילוסופי של אדוארד מוּר) ובהתעלות מעל חמדנות האני.

לא מכבר, הקדיש יואב אשכנזי מסה (שטרם פורסמה) בשם "רגע היצירה" לרעיון הברית בין אמנות לבין אהבה. עודנו מהלך בשבילי א.מרדוק, אשר לה הוא מייחס לה את טענת "היותה של האמנות חוויית ממשות מופלאה של שלם משמעותי." יתר על כן, "לטעמה, החירות הטראגית שהאמנות מאפשרת [הכוונה לרעיון ההיגליאני של הרוח החופשית, שתממש את האמת והטוב המוחלטים רק "בסוף ההיסטוריה"] כרוכה באהבה, שהיא היכולת לדמות ולתפוס את הווייתה הקונקרטית הבלתי-ניתנת-למיצוי של האחרים…". זוהי האמנות בבחינת החריגה מעבר לעצמנו וחוויית הממשות כ"שלם".

תהליך היצירתיות, כך אשכנזי בעקבות מרדוק, יסודו במין התגלות, סוג של הארה, הופעה דמיונית של דמות שמכה בסופרת בעוצמה. זהו רגע התגלותם של אמת מוסרית ושל מידה טובה או אישיות מוסרית, והתגלות זו תובעת מהסופרת העלאתה בכתב. היצירתיות, על-פי אשכנזי/מרדוק, מקורה העמוק ב"שאיפת היוצרת לטוב שמעבר לה", והמשכה בניסיון להגיע אל האחרים, וזאת בהתבסס על "חירות הקשורה בהבנת בעלֵיה את עצמו כחלק מחברה אשר לה דימויים מסוימים של הטוב והראוי." אף יותר מזה: הסופרת מודרכת על-ידי כוח "אהבה גדולה והערכה של היוצרת לחברה ממנה נוצרה ולחבריה, הדוחפת אותה לשפר אותה ולקדמה אל הטוב באופן ביקורתי."

כאן נכנסת האהבה – "מאמץ עצמי משותף להיות עצמך במשותף עם האחר האהוב (המגלם עצמי מוסרי גבוה)." כי אהבה, ממשיכה להיטען הטענה, היא מיקוד תשומת-לב הדדית "והסטה של צרכים אנוכיים ותשוקות מיידיות, במטרה לראות את האחר כהווייתו."

אין כוונת הכתוב כאן לתמצת את המסה המורכבת של אשכנזי, אלא רק לדלות מתוכה את הנחות-היסוד הנ"ל. כי זיהוי האמנות עם הטוב והאהבה, בדומה לזיהוי שאיתרנו בהגותו של אביאל רובשוב, נראה לי ראוי לביקורת, ולו רק מנקודת המבט האמפירית, כלומר מ"השטח", קרי – מרובד תהליכי יצירתיות כפי שמתחוללים באמת ובתמים באמנות.

זה כבר עשרות שנים שאני מסתובב אצל אמנים ואצל האמנות, וברור לי, שהנוסחה "אמנות היא אהבה" – במידה שבכלל ניתן לרדת לשורשה – גובלת בקיטש רומנטי, שאינו משקף את המציאות (ואפילו יסתייגו הוגי האמנות-כאהבה מכל שיוך רומנטי). כי, אם כבר נכפה עלי להכליל בנושא היצירתיות (תחום עתיק-יומין, שנסחט עד תום במאה ה- 20 על-ידי פילוסופים ופסיכולוגיים), אין לי מנוס מהכללות (בנאליות לא פחות) כמו: "אמנות היא פצע", "אמנות היא ייאוש", "אמנות היא בדידות", "אמנות היא יצר", "אמנות היא אגו", וכו'. מובן, ישנם אלה שבפיהם הטיעון האולטרה-בנאלי: "אמנות היא הכול, ולכן היא גם אהבה". אלא, שזהו מסוג הביטויים שאין בכוחי להבינם ודינם להישמע באוזניי כפראזות ריקות.

אני מתאמץ להבין את מושג האהבה של המשוואה המדוברת: אהבה, טוען אשכנזי, היא חריגה מעבר לעצמך לטובת ראיית האחר כהווייתו ולטובת תשומת-לב הדדית. ורובשוב טוען: אהבה – ממהותה להיטיב עם מושאה. האומנם כזה הוא תהליך היצירה האמנותית? לא. כי ראשיתו של תהליך זה דווקא בדחפי האני, בהתמקדות האני בעצמו, שעה שייצוג העולם ("כהווייתו"? אין דבר כזה) אינו מודרך מכל וכל על-ידי תשומת-לב הדדית מוסרית. כי גם אם וכאשר (ואין זה מן ההכרח) האמן מבקש להעמיק ביצירתו אל האחר, ה"אהבה" שהוא מייחל לה מצד האחר היא ברובד הליבידי האל-מוסרי (מעבר לטוב ולרע), קרי – חיבוק האגו. אם נשוב לרגע לרובשוב, בספרו הראשון הוא טוען, שההכרה המוסרית יסודה באהבה עצמית ("המטאפיסיקה של הארוס", סעיפים 403-401); אך, איני מצליח לדלג מעל התהום והסתירה  שאני מאבחן בין אהבה-עצמית לבין הטוב הכללי.

ובאשר לרעיון האהבה כאקט הטבה עם מושא-האהבה, אומר כך: לבד מהמעגליות של האהבה ומושא-האהבה, לא כל מעשה אנושי המיטיב עם מושאו הוא ביטוי של אהבה למושא: אדם המשכלל זן של שזיפים אינו בהכרח אוהב שזיפים. מפקד צבאי המשפר את ביצועי יחידתו אינו בהכרח אוהב את חייליו. סנדלר המתקן נעל אינו בהכרח אוהב את הנעל. הללו אוהבים את מעשיהם, כן, אך לאו דווקא את מושאם. והאמנים? הם מאוהבים בתהליך היצירה, וכן, גם בתוצר. אך, זוהי אהבה המוגבלת לחוג הצר שבינם לבין האובייקט: צייר אוהב את ציורו, קומפוזיטור אוהב את הסוויטה, צלם את צילומו. אין זו אהבה הפורצת גבולות לעולם ולסובייקטים שבעולם.

לא, מושגי האמנות והיצירתיות המוכרים לי מניסיון חיי אינם מאשרים תהליכים של אהבת האמן לאחרים, כי אם דווקא תהליכי כעס, בוז, התנשאות, אדישות וכו'. האמן היוצר שקוע בעצמו. כך נוצרת מוזיקה, כך נוצרים ציור ופיסול, כך נכתבת שירה. גם כשהיצירה מודרכת על-ידי אידיאה אוניברסאלית של קיום, טבע, זמן וכיו"ב (ואין יצירה טובה הפטורה מאידיאה כזו או אחרת, מה שגם תובע יציאת האמן מעצמו) – לא באהבה מדובר, אלא באינטואיציה עמומה ומופשטת, שאינה צבועה בוורוד מוסרי.

כאשר מלחין מדמה צליל יפה, או כאשר צייר צר צורה יפה בדמיונו, היופי, אולי, הוא סוג של "טוב"; אך, זהו טוב פנימי של היצירה ואין עניינו טוב מוסרי. מה שאינו שולל, כמובן, אפשרותה של  יצירה מתוך תודעה של טוב מוסרי – דתי, פוליטי, אוטופי וכו'. ועוד אפשר, שאייריס מרדוק, הסופרת הדגולה, באמת ובתמים חוותה את היצירתיות כהתגלות מוסרית. ברם, לא הייתי אץ להרחיב את חווייתה ליצירתיות אמנותית באשר היא.

אמנות כיופי, טוב ואהבה. הוי, איזה עולם נפלא!

                                *

ספרו של יואב אשכנזי,  "שלוש מחשבות מודרניות, על  אהבה, חירות וחריגה", יראה אור בהוצאת "כרמל" בחודשיים הקרובים.